Барочное искусство уделяет особое внимание воображению,
замыслу, который должен быть остроумным, поражать новизной. Барокко допускает
в свою сферу безобразное, гротескное, фантастическое. Принцип сведения
противоположностей заменяет в искусстве барокко принцип меры (так у
Бернини тяжелый камень превращается в тончайшую драпировку ткани; скульптура
дает живописный эффект; архитектура становится подобной застывшей музыке, слово
сливается с музыкой, фантастическое подается как реальное, веселое
оборачивается трагичным). Совмещение планов сверхреального, мистического и
натуралистического впервые присутствует в эстетике барокко, затем проявляется в
романтизме и в сюрреализме. Теоретическая мысль барокко отходит и от той
возрожденческой мысли, что искусство (особенно изобразительное) – это наука,
что оно основано на законах логического мышления, что искусство вызвано
задачами познания. Барокко подчеркивает тот факт, что искусство глубоко
отличается от логики науки. Остроумие есть признак гениальности.
Художественный дар дается Богом, и никакая теория не в состоянии помочь его
обрести. "Не теория, но вдохновение рождает творения поэта и музыканта
". В эпоху барокко мировоззрение человека не только было расколото (как в
эпоху Возрождения – самоутверждение и трагизм), но окончательно потеряло
цельность и гармоничность. Мировоззрение, мироощущение человека постигло
глубину, внутреннюю противоречивость бытия, человеческой жизни,
мироздания. Не случайно в этот период, но уже во Франции, появляется такой
мыслитель, как Паскаль. Он во многом не принимал рациональную парадигму и
отказывался признавать мир устойчивым, жил на грани бытия и небытия, над
пропастью. Паскаль ощущал связь красоты с самим воспринимающим субъектом. Он
пытался соединить индивидуальность эстетического переживания с некими общими,
объективными основами. Подчеркивал особую роль эстетического переживания,
считал его необходимым элементом социальной жизни: "Это (красота) нечто,
столь малое, что затрудняются его определить, движет землей, принципами,
армиями, всем миром. Будь нос Клеопатры короче, лик земли был бы иным".
Барокко – это пышность, декоративность, величие, замысловатость, текучесть,
порыв, страсть, экстаз, артистизм, личностность. Оно было призвано
возвеличивать католическую церковь и короля. Все в искусстве утверждало
человека как частицу космоса. Не прошли даром идеи Дж. Бруно, Кампанеллы,
успехи физики, астрономии.
Немецкая
классическая эстетика
Немецкая классическая эстетика ХУШ-Х1Х вв. - важнейший этап
в развитии мировой эстетической мысли. Наиболее выдающимися ее представителями
были Кант, Фихте, Шиллер, Гегель, Фейербах. Их главной заслугой является
понимание эстетической науки как органичной и необходимой части философии и
включение ее в свои философские системы. Диалектический метод исследования
немецкие философы успешно применяли не только к изучению эстетических проблем,
но и к анализу всего мирового художественного процесса. Классики немецкой философии видели связь эстетических
проблем и искусства с важнейшими задачами данного исторического периода,
постоянно подчеркивая их тесное взаимодействие с жизнью общества и человека.
Эстетические концепции содержали в себе гуманистические тенденции, ибо
опирались на диалектический метод исследования и рассматривали художественную
культуру исторически. Немецкая классическая эстетика оказала сильнейшее влияние
на развитие эстетических теорий Англии, Франции, Италии, России.
Основоположником немецкой классической эстетики был выдающийся философ И. Кант
(1724-1804). Главным сочинением Канта по эстетике стала ”Критика способности
суждения” (1790). Вслед за “Критикой чистого разума” (1781)и “Критикой
практического разума” (1778), она представляет собой третью часть его теории
познания, излагающую три основных вида “общих способностей души”. Эстетическая
часть “Критики способности суждения” состоит из двух разделов: “Аналитика
прекрасного” и “Аналитика возвышенного”. В “Аналитике прекрасного” Кант
объясняет природу эстетического суждения, которое, по его мнению, отлично от
логического суждения. Эстетическое суждение является “суждением вкуса”, в то
время как логическое имеет своей целью поиск истины. Особым видом эстетического
суждения вкуса является прекрасное. Кант определяет четыре момента
субъективного восприятия прекрасного:
·
прекрасное
свободно от практического интереса;
·
прекрасное
носит всеобщий характер и имеет значение для каждого;
·
красота
есть форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без
представления о цели;
·
прекрасное
есть то, что нравится без понятия, как предмет необходимого любования.
Во второй части “Критики способности суждения” - в “Аналитике
возвышенного” - Кант развивает свое учение о возвышенном. Философ подчеркивает,
что возвышенное обладает теми же четырьмя характеристиками, что и прекрасное.
Возвышенное также свободно от интереса, оно имеет значение для всех, оно
целесообразно и необходимо. Между тем Кант показывает и различие. Он выделяет
два типа возвышенного: “математически возвышенное” и “динамически возвышенное”.
Примером первого являются величины, имеющие протяженность во времени и
пространстве: небо, океан; второе - выражает величины силы и могущества:
наводнения, землетрясения, ураганы. В обоих случаях возвышенное подавляет наше
воображение. В “Критике способности суждения” Кант уделяет внимание и двум
другим основным категориям эстетики - трагическому и комическому. Правда, о них
он говорит гораздо меньше, скорее пытаясь показать их во взаимосвязи, в
координации с прекрасным и возвышенным. В своем анализе искусства философ
сосредоточивается на двух вопросах: природа и воспитание гения и классификация
искусств. Кант формулирует четыре качества художественного гения:
·
гений
абсолютно оригинален;
·
творчество
гения должно быть образцовым;
·
гений -
это способность создавать правила;
·
гений
встречается лишь в искусстве.
В ходе своего дальнейшего рассуждения философ приходит к
выводу о том, что гений нуждается в воспитании и образовании, ибо без этого
любая одаренность вырождается. Другая проблема, к которой Кант обращается в
своем учении об искусстве, - это систематизация и классификация его видов. Все
искусства философ разделил на: словесные (красноречие и поэзия),
изобразительные (пластика, живопись) и искусства “изящной игры ощущений”
(музыка и искусство красок). Ведущим видом искусства Кант считает поэзию,
которая “... эстетически возвышается до идеи” (Кант И. Критика способности
суждения. Соч. В 6-и тт. Т. 5.- С. 345). По способности вызвать “душевное
волнение” после поэзии идет музыка. Среди изобразительных искусств предпочтение
отдавалось живописи.
Заканчивая изложение эстетики классификацией изящных
искусств, Кант производит эту систематизацию “по суду разума”. И он твердо
уверен в том, что то искусство, которое ничего не дает для идеи - деградирует.
К числу ярчайших представителей немецкой классической
эстетики принадлежит поэт и философ Ф. Шиллер (1759-1805). В своем творческом
становлении он прошел ряд этапов. Первоначально его деятельность была тесно
связана с литературно-художественным движением просветительского характера
“Буря и натиск”. Это движение зародилось в 70-80- е гг. XVIII в. в Германии,
как идеологическое наступление демократической молодежи (“бурных гениев”) на
существовавшие каноны в духовной культуре. Лидером организации был И. Г.
Гердер, а среди тех, кто себя активно проявлял, были И. В. Гете, Ф. Шиллер, Ф.
М. Клингер и др. “ Штюрмеры” (так они себя называли сами от немецкого названия
движения) выдвинули ряд важнейших эстетических положений, которые стали
принципиальными в их теоретическом наследии:
·
исторический
подход к литературе и искусству. Искусство должно рассматриваться с точки
зрения соответствия его произведений “духу своего времени”;
·
зависимость
искусства от естественной (природной) и социальной Среды;
·
каждый
народ должен иметь свою художественную культуру, пронизанную национальным
духом;
·
“новое
прочтение” мирового культурного наследия.
Под влиянием эстетических идей “Бури и натиска” Шиллер в
первых теоретических сочинениях “О современном немецком театре” (1782), “Театр,
рассматриваемый как нравственное учреждение” (1784) - выдвигает на первый план
театр, как наиболее мощное средство пропаганды новых идей и воспитания
нравственности. В своих ранних статьях и драмах Шиллер выступает против правил
классицизма, нарушая все привычные каноны классицистского театра, обосновывает
свободу и универсальность художественного гения. Наиболее полно эстетические
взгляды Шиллера представлены в работе “Письма об эстетическом воспитании”
(1793-1795). Здесь философ формулирует концепцию эстетического воспитания
личности, акцентируя внимание на мирном, нереволюционном пути
буржуазно-демократического преобразования общества. Анализируя современную
эпоху, Шиллер признает неизбежность антагонистических классовых противоречий,
объясняя это “отвратительными нравами культурных классов”, и также “грубостью и
беззаконными инстинктами низов”. Преодоление противоречий действительности
Шиллер видал только в искусстве, в эстетическом воспитании. Все содержание
“Писем” и состоит в попытке доказать осуществимость этой утопии. Человек, пишет
Шиллер, двумя путями может удалиться от своего назначения: стать жертвой
“грубости” или “изнеженности и извращенности”. “Красота должна вывести людей на
истинный путь из этого двойного хаоса” (Шиллер Ф. Письма об эстетическом
воспитании. Собр. соч. В 7-и тт. Т. 6.- М., 1955.- С. 314). В дальнейших
рассуждениях Шиллера особое значение получают два понятия: “игра” и
“эстетическая видимость”. Игра, по мнению философа, имеет большое значение в
жизни человека. Она представляет собой деятельность, свободную от всяких
практических целей. В игре человек реализует себя наиболее гармонична В
процессе игры создается “эстетическая видимость”, которая отличается как от
самой реальности, так и от воображения и фантазии. Шиллер вместе с Гете,
Лессингом, Гердером и Винкельманом стояли у истоков рождения нового
европейского идейного и художественного движения - романтизма.
Романтизм - это мощное художественное направление, в основе которого
лежал творческий метод, провозглашавший своим главным принципом абсолютную и
безграничную свободу личности. Сутью романтического мировосприятия является
признание драматического неразрешимого противоречия между низменной
действительностью и высоким идеалом, несовместимым с нею, а подчас и вообще
нереализуемым.Для романтизма как художественного стиля характерно
противопоставление “подражанию природе” творческой активности художника,
отрицание нормативности в создании произведений искусства и обновление
художественных форм. Понимая искусство как высшую реальность, романтизм
стимулирует ассоциативность художественного мышления и взаимопроникновение
различных видов и жанров искусства. Произведения романтиков наполнены чувствами
восторга и разочарования, воодушевления и отчаяния. Эти душевные колебания
создавали ощущение непостижимости действительности, вечной загадки мира,
признания невозможности его полного духовного постижения. Гетерогенность романтического
стиля породила неустойчивость всей художественной системы в целом.
Романтическая эпоха - время небывалого расцвета музыки (Ф. Шопен, Г. Берлиоз,
Ф. Шуберт, Ф. Лист), живописи (Э. Делакруа, Т. Жерико, Д. Констебл, О.
Кипренский) и литературы (В. Скотт, А. Дюма, Э. Гофман, М. Лермонтов). В
романтическую эпоху люди почувствовали движение времени, общественные перемены,
что сопровождалось небывалым интересом к народной культуре, ее истокам и к
росту национального самосознания во многих европейских странах. Романтизм нашел
свое выражение не только в сфере идеологии, но и в сфере общественной
психологии, выступив как определенное мироощущение и мировосприятие эпохи.
Теоретическое наследие Г. В. Ф. Гегеля (1770-1831) стало своеобразным итогом
развития немецкой классической эстетики. Философу удалось не только обобщить и
систематизировать наиболее существенные идеи своих предшественников, но и
ввести в рассмотрение эстетических проблем историзм и диалектику. Свое
эстетическое учение Гегель излагает в лекциях, прочитанных в Гейдельбергском
(1817-1818) и Берлинском (1820-1829) университетах. “Эстетика” Гегеля состоит
из введения, учения о прекрасном или идеале, учения о трех формах существования
искусства и теории отдельных его видов (архитектуры, скульптуры, живописи,
музыки, поэзии). Остановимся на тех страницах гегелевского сочинения, которые
раскрывают природу искусства, специфику его общественного функционирования,
противоречие идеологических и гуманистических тенденций в нем. В своей
“Эстетике” Гегель последовательно провел исторический принцип рассмотрения
искусства, подчеркнув огромное социальное значение этого явления. Согласно его
грандиозной по своему идейному богатству эстетической концепции искусство
проходит три стадии, характеризующие изменение соотношения содержания и формы:
символическую, классическую, романтическую. В своей “Эстетике” Гегель глубоко
анализирует древнегреческую трагедию, скульптуру и архитектуру, средневековый
эпос, византийскую живопись, искусство Ренессанса, классицизма, тем самым
оказывая воздействие и на осмысление теории художественного творчества.
Огромное влияние оказала гегелевская эстетика и на современников великого
философа. Это способствовало появлению новых имен, эстетических школ и
направлений, в основном позитивистского плана. Неогегельянцами называли себя К.
Розенкранц, автор “Эстетики безобразного” (1835), А. Руге, написавший “Новую
предварительную школу эстетики” (1837), и Ф. Г. Фишер, чей труд “Эстетика или
наука прекрасного” представляет собой достаточно развернутое сочинение.
Немецкая классическая эстетика конца XVIII - начала XIX вв. внесла существенный
вклад в развитие мировой эстетической мысли. Ее главными достижениями,
бесспорно, являются рассмотрение проблем эстетики и искусства с точки зрения
историзма, активности и диалектичности сознания.
Прежде, чем характеризовать эстетику
Франции эпохи Просвещения, следует сказать о Р. Декарте, положившем начало
рационалистической философии языка и знаков в новое время.Идеи этой философии
не нашли прямого отражения в тех немногочисленных высказывания об искусстве,
которые встречаются в его сочинениях; тем не менее стоит указать, с одной
стороны, на противопоставление Декартом чувственного познания, куда,
по-видимому, он относит и искусство, интеллектуальному; с другой стороны, на
выделение им в интеллектуальном познании интуитивного (непосредственного) и
дискурсивного (опосредованного, “дедукции”) . Эти идеи, истолкованные самим
Декартом на основе его рационализма, будут использованы в последующем развитии
философии и эстетики для истолкования различия видов символизма в искусстве и
науке. В эстетике французского Просвещения широкое распространение вновь
получает принцип подражания, что означало значительный интерес к
изобразительной форме репрезентации в искусстве. Так, Ж.-Б.Дюбо
противопоставляет в своих “Критических размышлениях о поэзии и живописи”
живопись - поэзии, связывая это с тем, что живопись пользуется для подражания
“естественными” знаками, а поэзия - искусственными. Исследование поэзии,
полагает Дюбо, с точки зрения “механизма”, предполагает анализ слов как простых
звуков, анализ же поэзии - как “стиля” - связан с исследованиями слов как
знаков идей. Примененное Дюбо к анализу искусства различение “естественных” и
“искусственных” знаков оказало большое влияние на французских и немецких
эстетиков ХVII - начала ХIХ в. Много места в этом сочинении отводится проблеме
аллегории . Это было характерно не только для Дюбо, но для эстетики Просвещения
в целом. “Известно, что деятели просветительской эпохи видели в искусстве
важнейшее средство воспитания... Это морально-дидактическое понимание искусства
было связано, как правило, с выдвижением аллегории в качестве центральной
категории в системе эстетических категорий и понятий”. Центральной идеей
философии искусства Кондильяка было стремление вывести все виды искусства из
потребности в общении, из языка. Этим объясняется то важное место, которое
занимает учение о знаках в его теории искусства и культуры. В трактате “Опыт о
происхождении человеческих знаний” (1746) Э.Кондильяк утверждает, что в основе
общения между людьми лежит подражание явлениям внешнего мира, посредством
которого в сознании других людей вызываются образы этих явлений. Поскольку
“изображение” предмета есть наиболее определенный знак, какой только можно придумать”
, постольку первоначальные языки - примитивные танцевальные пантомимы, “язык
жестов”, язык слов, письмо - носили изобразительный характер, отличались
живописностью, наглядностью, насыщенностью образами и живостью оригинала. Из
них развились танец, поэзия, живопись. Изобретение образного языка было
необходимо. Особенно употребителен, по мнению Кандильяка, этот язык среди
ораторов и поэтов, у которых он становится “источником художественных красот” .
Кондильяк был одним из первых философов, кто в осознанной форме поставил вопрос
“об употреблении систем в искусствах”. В той мере, в какой учение Кондильяка о
роли знаков в познании и искусстве развивало сенсуалистическое учение Локка и
объясняло искусство из “опыта и привычки”, оно было материалистическим. Однако
своим тезисом об “изобретении” знаков, языка и искусства он преувеличивал
момент условности в символизме, что приводило иногда к агностицистским выводам
и страдало антиисторизмом. Д. Дидро также стоял на позициях знаковой теории
языка. Предвосхищая позднейшие открытия (А. Бинэ, Мюллер Фрейенфельса), он
утверждал, что в обычной речи мы не стремимся запечатлеть весь последовательный
ряд идей и образов, заключающийся в воспринимаемой речи, но руководствуемся
лишь знаком (звуком) и чувством. Без подобного сокращения люди не могли бы
разговаривать. Иное дело, когда мы имеем дело не с обычными “речами”, но с
неслыханными, невиданными, редко воспринимаемыми, с тонким соотношением идей,
чудесных и новых образов. Иными словами, когда мы имеем дело с искусством и
поэзией. В этом случае мы как бы возвращаемся в состояние детства, когда мощно
работает воображение. В этом случае приходится прибегать к природе, к
первообразу. Оригинальность такой речи, такого творения вызывает удовольствие.
Дидро стоит на номиналистической позиции и поэтому не может избежать
противоречий. Общее он видит лишь в “идее и ее выражении”, то же, что хотят
сообщить - ощущения и чувства - абсолютно индивидуально. В двух стихах,
написанных на одну и ту же тему, есть лишь видимая общность, и причина этой
общности - бедность языка. Если бы язык был столь богат, чтобы соответствовать
всему разнообразию чувств людей, они выразили бы их совершенно различно, так
как у них нет ни одного общего чувствования. В их речах не было бы ни одного
одинакового слова, подобно тому, как нет абсолютно похожего звука в их говоре и
ни одной схожей буквы в их почерке. Но тогда всякий имел как бы свой
собственный, отличный от других, язык. Как же в этом случае люди смогут понять
друг друга? И Дидро признает: “Допустим, что бог дал бы внезапно каждому
индивиду язык, во всех отношениях адекватный его ощущениям. В этом случае люди
перестали бы понимать друг друга”. Дидро фактически признал, что в речи и
искусстве “язык оттенков” понятен именно потому, что в нем содержится
общеязыковая основа для этих “оттенков”. Источник музыки Дидро видел в живой
человеческой речи. Его занимал вопрос, который позже, у Лессинга примет
отчетливо “семиотическую” окраску”, о том, почему уместное в одном виде
искусства бессмысленно в другом. Несмотря на противоречия для философии
искусства Дидро была характерна тенденция представить изобразительную
репрезентацию в искусстве как орудие реалистического воспроизведения всей
полноты жизни. Вслед за Дидро и другие французские философы - Ж. Ламетри,
Гельвеций и др. используют в своих трудах учение о знаках. Гельвеций, например,
применяет это учение в теории искусства при характеристике “ясности стиля”.
Поскольку слова, пишет Гальвеций в книге “О человеке”, суть знаки,
представляющие наши идеи, постольку последние неясны, когда неясны эти знаки,
то есть когда значение слов не определено самым точным образом. Двусмысленность
слова распространяется на идею, затемняет ее и мешает ей произвести сильное
впечатление.Искусство, как и наука, применяет “абстрактные выражения”. Примеры
таких “своих”, специфических для нее абстракций в поэзии Гельвеций видит в
олицетворении. Ж.-Ж.Руссо в своих сочинениях и в особенности в “Опыте о
происхождении языков...” подробно развивает тезис (который встречается у Дидро)
о связи музыки с языком, мелодии - с интонацией человеческой речи. Мелодия,
утверждает Руссо, подражая модуляциям голоса, звучанию языков и оборотам,
выражает движения души . Рассуждения Руссо о языковой (речевой) основе музыки
движутся в русле основной идеи просветительской эстетики о “подражании
природе”, но акцент у Руссо, как верно отмечает Т.Э. Барская в статье
“Эстетические воззрения Жан-Жака Руссо”, переносится на выразительную функцию
искусства. Подражая речи, музыка выражает чувства - в этом видит Руссо ее силу.
Эстетические идеи Руссо нацеливали искусство на воспроизведение жизни в форме,
близкой и понятной народу.
Эстетика немецкого Просвещения.
В историко-эстетической литературе
отмечается огромное влияние Лейбница на эстетику немецкого Просвещения
(Баумгартен и др.), в особенности влияние его учения о видах познания. И это
совершенно справедливо. Следует подчеркнуть, что в этом учении получило
отчетливое выражение характерное для немецкой рационалистической философии и
эстетики докантовского периода понимание “символа” и “символического”. Лейбниц,
как известно, классифицировал познание на темное (подсознательное,
неосознанное) и ясное. Последнее бывает либо смутным, либо отчетливым. Смутное
- это такое познание, посредством которого мы, хотя и отличаем предметы от
других, но не можем перечислить в отдельности его достаточные признаки.
“Например, мы узнаем цветы, запахи, вкусовые качества и другие предметы
ощущений с достаточной ясностью и отличаем их друг от друга, но основываясь
только на простом свидетельстве чувств, а не на признаках, которые могли бы
быть выражены словесно” . Из того примера, который Лейбниц приводит, далее
следует, что к смутному он относит и художественное познание. “Подобным
образом, - пишет он, - мы видим, что живописцы и другие мастера очень хорошо
знают, что сделано правильно и что ошибочно, но отчета в своем суждении они
часто не в состоянии дать и отвечают на вопрос, что в предмете, который не
нравится, чего-то недостает”.Смутное познание у Лейбница - это область “чувственного
познания”, получаемое посредством низших способностей и противопоставляемое
уму, интеллектуальному познанию. Это противопоставление объясняется отчасти
некоторым пренебрежением к чувственному знанию. Это пренебрежение можно
увидеть, например, в заметках Лейбница на книгу Шефтсбери “Характеристики
людей, нравов, мнений и времен”, где он, оценивал вкус как смутное восприятие,
“для которого нельзя дать адекватного основания”, уподобляет его инстинкту. В
то же время в другой работе, говоря о воздействии музыки, Лейбниц пишет, что
“сами удовольствия чувств сводятся к удовольствиям интеллектуальным, но смутно
познаваемым” . Итак, в философской системе Лейбница, во-первых, символическое
противопоставляется интуитивному и, во-вторых, искусство оказывается вне сферы
как символического, так и интуитивного (в смысле рациональной интуиции).
Несмотря на то, что искусство не включается Лейбницем в область оперирования
символами, следует кратко остановиться на его понимании символа и связанного с
этим пониманием концепции языка, ибо они оказали влияние на последующее решение
семантических проблем вообще и применительно к искусству в частности. Лейбниц
стремился к тому, чтобы в языке науки каждому понятию соответствовал простой
чувственный знак. Он хотел осуществить полную формализацию языка и мышления. В
интересующем нас аспекте важно отметить, что подобные намерения он не только
имел в отношении знаков рационального мышления, но и по отношению к
естественным непроизвольно и инстинктивно прорывающимся формам выражения. Формы
выражения в искусстве в этом отношении не составляли для Лейбница исключения. И
хотя в 30-е годы ХХ в. Геделем была строго обоснована принципиальная
неосуществимость намерений Лейбница, это не обесценивает методов, предложенных
им в применении к частным задачам, в частности в области формализации языка
исследований об искусстве. Отмеченное выше стремление Лейбница было связано с
его попытками избежать злоупотреблений языком. Эта проблема специально
обсуждается Лейбницем в его “Новых опытах о человеческом разуме”, полемически
направленных против “Опыта о человеческом разуме” Д. Локка. В частности,
Лейбниц последовательно приводит основные выдержки из III главы книги Локка,
посвященной языку, и дает свои комментарии: соглашается, полемизирует, опровергает,
дополняет. Идеи Лейбница оказали большое влияние на эстетику Баумгартена, Канта
и других немецких философов. “Гений Лейбница внес диалектическое начало в
теоретическую мысль Германии. Его собственное учение оказалось той почкой, из
которой выросло мощное древо немецкой классической философии”. Можно говорить и
о том, что Лейбниц стоит у истоков и немецкой классической эстетики. Эстетика английского
Просвещения.Философские основы эстетической мысли Англии ХVII-ХVIII
вв. были заложены в трудах великих английских философов - Ф. Бэкона, Т. Гоббса
и Д. Локка. Каждому из них был свойственен значительный интерес к
коммуникативных проблемам - знака (символа), значения и языка. Этот интерес,
естественно, не мог не оказать свое влияния и на их подходы к анализу
искусства. У Ф. Бэкона связь с его философией выявляется при характеристике
искусства, в частности, поэзии, как познания. “Мы с самого начала, - пишет он,
- назвали поэзию одним из основных видов знаний...”. Для Бэкона, философа
Возрождения и в еще большей степени мыслителя Нового времени, характерен подход
к познанию вообще, в том числе и к художественному, с практической точки зрения
. Поэтому его в высшей степени интересует вопрос о том, как лучше, эффективнее
передать, сообщить и выразить то, что найдено, о чем вынесено суждение и что
отложено в памяти. Без всяких преувеличений можно сказать, что Бэкон был одним
из первых философов Нового времени, увидевших глубокую связь между гносеологией
и теорией коммуникации, которую он называл “искусством сообщения” . Ч. Моррис,
характеризуя семиотические идеи философов английского эмпиризма, правильно
отмечает, что большое внимание они уделяли проблемам семантики, анализу
значения с точки зрения сенсуалистической психологии . Однако, Бэкон опять-таки
в силу эмпирически-практического подхода к проблеме языка много внимания
уделяет и тому аспекту, который позже получит в семиотике название
“прагматики”, а у Бэкона называется “мудростью сообщения” и в значительной мере
совпадает с риторикой. Так, формулируя задачу философской грамматики -
исследовать не аналогию между словами, но “аналогию” между словами и вещами,
т.е. “смысл” , Бэкон называет и другую цель - “как следует должным образом
воспринимать чувства и мысли ума” . Как вытекает из контекста, “прагматические”
задачи, которые он ставит перед риторическим искусством, во многом относятся и
к искусству. Бэкон - и это тоже характеризует его как мыслителя Возрождения -
далек от того, чтобы подчинить теорию искусства риторике, он видит различие
между ними. Дело в том, что риторическое искусство использует воображение
согласно указаниям разума. В искусстве же, поэзии, живописи часто возможны
“преувеличения и произвольные изображения”, “невероятные” сочетания вещей, вот
почему поэзия “скорее должна считаться своего рода развлечением ума”, чем
“наукой” .
Авангард выплескивает на свои полотна кризис существующей реальности в
виде отчужденных форм, кривых линий. Экспрессионизм выражается в
проявлении субъективных, основанных на эмоциональном состоянии, импровизаций. Кубизм-художественное
направление в искусстве, условно геометрирующее природу. Абстактное искусство
выражено фантастической геометрией, отказом от изображения форм реальной
действителтности. Сюрреализм-авангардное направление, Сновидения,
галлюцинации, бред-бессознательное выражение жействительности-суть творчества. Модернизм
выражался в изменении пространственных образов, пересмотре гармонии. Главным
экпериментом модернистского направления является направление Поп-Арт,
фетиширующее пространство, добавляющее яркость и краски в привычное,
повседневное. Минимализм – практика создания произведений искусства с
опорой на примеры предельной экономии изобразительных средств. Постмодернизм-
представляет собой общее направление развития европейской культуры,
ориентированное на “массу” и элиту общества, характеризующийся стилевым
плюрализмом.
Саморазрушение (смерть) искусства, художника и учителя. В творчестве происходит
сознательная переоринтация с творчества на компиляцию и цитирование. Творчество
не равно творению. Если ранее работала система художник-произведение искусства,
то в постмодернизме акцент переносится на отношение “произведение
искусства-зритель”, что свидетельствует о принципиальном изменении самосознания
художника. Постмодернистское художественное произведение должно быть
обязательно увидено, выставлено напоказ, без зрителя оно не может существовать.
Список использованной литературы.
1. Материалисты Древней Греции.
М., 1995.
2. Нечаева М. Н. Эстетика
античности
3. Естетіка. Навчальний посібник.
М.П.Колесніков, О.В.Колеснікова та інші. 2004р
4. Таранов П.С. Анатомия мудрости: 120
философов: в двух томах. Т19 Симферополь: Реноме, 1997.:ил.-Т.2.
5.
Современная
энциклопедия. Авт. Волчек Н.М. – Мн.: Современ. Литератор, 1999-
6. Борев Ю.Б. Эстетика.-М.:Политиздат,1998.-496с.:ил.
7. Коган М.С. Эстетика как философская наука.-С-Пб: Петрополис,1997.-544с.
8. Лукьянов Б.В. В мире эстетики.-М.: Просвещение,1988.-171с.:ил.
Страницы: 1, 2
|